7 wichtige Malstile, vom Realismus bis zum Abstrakten

click fraud protection

Ein Teil der Freude am Malen im 21. Jahrhundert ist das breite Spektrum der verfügbaren Ausdrucksformen. Im späten 19. und 20. Jahrhundert machten Künstler große Sprünge im Malstil. Viele dieser Innovationen wurden durch technologische Fortschritte beeinflusst, wie die Erfindung des Metalllackrohrs und die Entwicklung von Fotografiesowie Veränderungen in sozialen Konventionen, Politik und Philosophie sowie Weltereignisse.

Diese Liste beschreibt sieben Hauptkunststile (manchmal als "Schulen" oder "Bewegungen" bezeichnet), von denen einige viel realistischer sind als andere. Obwohl Sie nicht Teil der ursprünglichen Bewegung sein werden - der Gruppe von Künstlern, die im Allgemeinen dasselbe teilten Malstil und Ideen während einer bestimmten Zeit in der Geschichte - Sie können immer noch in den verwendeten Stilen malen. Indem Sie diese Stile kennenlernen und sehen, was die Künstler, die in ihnen arbeiten, geschaffen haben, und dann selbst mit verschiedenen Ansätzen experimentieren, können Sie beginnen, Ihren eigenen Stil zu entwickeln und zu pflegen.

instagram viewer

Realismus, bei dem das Thema des Gemäldes eher der Realität ähnelt als stilisiert oder abstrahiert zu werden, ist der Stil, den viele Menschen denken von als "wahre Kunst". Erst bei näherer Betrachtung zeigen sich scheinbar einfarbige Farben als eine Reihe von Pinselstrichen in vielen Farben und Farben Werte.

Der Realismus ist seit der Renaissance. Der Künstler verwendet die Perspektive, um eine Illusion von Raum und Tiefe zu erzeugen und die Komposition und Beleuchtung so einzustellen, dass das Motiv real erscheint. Leonardo da Vinci "Mona Lisa"ist ein klassisches Beispiel für den Stil.

Der malerische Stil erschien als der Industrielle Revolution fegte Europa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Befreit von der Erfindung des Metallfarbtubus, der es Künstlern ermöglichte, das Studio zu verlassen, konzentrierten sich die Maler auf das Malen. Die Motive wurden realistisch wiedergegeben, die Maler bemühten sich jedoch nicht, ihre technische Arbeit zu verbergen.

Wie der Name schon sagt, liegt der Schwerpunkt auf dem Akt des Malens: dem Charakter der Pinselführung und der Pigmente selbst. Künstler, die in diesem Stil arbeiten, versuchen nicht zu verbergen, was zur Erstellung des Gemäldes verwendet wurde, indem sie Texturen oder Markierungen, die mit einem Pinsel oder einem anderen Werkzeug wie einem Spachtel in der Farbe zurückgeblieben sind, glätten. Die Gemälde von Henri Matisse sind hervorragende Beispiele für diesen Stil.

Der Impressionismus entstand in den 1880er Jahren in Europa, wo Künstler wie Claude Monet versuchten, Licht nicht durch Details des Realismus, sondern mit Gesten und Illusionen einzufangen. Sie müssen nicht zu nahe an Monets Seerosen oder Vincent Van Goghs Sonnenblumen heran kommen, um die kräftigen Farbstriche zu sehen. Es besteht jedoch kein Zweifel, was Sie sehen.

Objekte behalten ihr realistisches Aussehen bei, haben jedoch eine Lebendigkeit, die für diesen Stil einzigartig ist. Es ist kaum zu glauben, dass die meisten Kritiker es hassten und verspotteten, als die Impressionisten ihre Werke zum ersten Mal zeigten. Was damals als unvollendeter und rauer Malstil galt, wird heute geliebt und verehrt.

Expressionismus und Fauvismus sind ähnliche Stile, die um die Wende des 20. Jahrhunderts in Ateliers und Galerien auftauchten. Beide zeichnen sich durch die Verwendung kräftiger, unrealistischer Farben aus, die ausgewählt wurden, um das Leben nicht so darzustellen, wie es ist, sondern so, wie es sich für den Künstler anfühlt oder erscheint.

Die beiden Stile unterscheiden sich in einigen Punkten. Expressionisten, darunter Edvard Munch, versuchten, das Groteske und Entsetzen im Alltag zu vermitteln. oft mit hyperstilisierten Pinselstrichen und schrecklichen Bildern, wie er sie in seiner sehr wirkungsvoll gemacht hat Gemälde "Der Schrei."

Fauvisten versuchten trotz ihrer neuartigen Verwendung von Farben Kompositionen zu schaffen, die das Leben in idealisierter oder exotischer Natur darstellten. Denken Sie an Henri Matisses ausgelassene Tänzer oder an George Braques Hirtenszenen.

Als sich die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts in Europa und Amerika abspielten, wurde die Malerei weniger realistisch. Bei Abstraktion geht es darum, die Essenz eines Subjekts so zu malen, wie der Künstler es interpretiert, und nicht die sichtbaren Details. Ein Maler kann das Motiv auf seine dominanten Farben, Formen oder Muster reduzieren Pablo Picasso tat mit seinem berühmten Wandbild von drei Musikern. Die Darsteller, alle scharfen Linien und Winkel, sehen nicht im geringsten echt aus, aber es besteht kein Zweifel, wer sie sind.

Oder eine Künstlerin könnte das Thema aus seinem Kontext entfernen oder seinen Maßstab vergrößern, wie es Georgia O'Keeffe in ihrer Arbeit getan hat. Ihre Blumen und Muscheln, die von ihren feinen Details befreit sind und vor abstrakten Hintergründen schweben, können traumhaften Landschaften ähneln.

Rein abstraktes Werk, wie ein Großteil der Bewegung des Abstrakten Expressionismus der 1950er Jahre, meidet aktiv den Realismus und schwelgt in der Umarmung des Subjektiven. Das Motiv oder der Punkt des Gemäldes sind die verwendeten Farben, die Texturen im Kunstwerk und den Materialien, die verwendet werden, um es zu schaffen.

Jackson Pollocks Tropfbilder mögen für manche wie ein gigantisches Durcheinander aussehen, aber es ist nicht zu leugnen dass Wandbilder wie "Nummer 1 (Lavendelnebel)" eine dynamische, kinetische Qualität haben, die Ihre hält Interesse. Andere abstrakte Künstler wie Mark Rothko haben ihr Thema den Farben selbst vereinfacht. Farbfeldarbeiten wie sein Meisterwerk "Orange, Rot und Gelb" von 1961 sind genau das: drei Pigmentblöcke, in denen Sie sich verlieren können.

Der Fotorealismus entwickelte sich in den späten 1960er und 1970er Jahren als Reaktion auf den Abstrakten Expressionismus, der die Kunst seit den 1940er Jahren beherrschte. Dieser Stil wirkt oft realer als die Realität, bei der kein Detail ausgelassen wird und kein Fehler unbedeutend ist.

Einige Künstler kopieren Fotos, indem sie sie auf eine Leinwand projizieren, um präzise Details zu erfassen. Andere tun dies freihändig oder verwenden ein Rastersystem, um einen Druck oder ein Foto zu vergrößern. Einer der bekanntesten fotorealistischen Maler ist Chuck Close, dessen wandgroße Kopfschüsse von Künstlerkollegen und Prominenten auf Schnappschüssen basieren.

instagram story viewer